Añadir a mi grupo de amigos/usuarios favoritos
Puedes añadirle por nombre de usuario o por email (si él/ella ha accedido a ser encontrado por correo)
También puedes añadir usuarios favoritos desde su perfil o desde sus críticas
Nombre de grupo
Crear nuevo grupo
Crear nuevo grupo
Modificar información del grupo
Aviso
Aviso
Aviso
Aviso
El siguiente(s) usuario(s):
Group actions
You must be a loged user to know your affinity with TOM REGAN
- Recomendaciones
- Estadísticas
- Sus votaciones a categorías
- Críticas favoritas elegidas por TOM REGAN
- Contacto
-
Compartir su perfil
Voto de TOM REGAN:
6

Voto de TOM REGAN:
6
6.8
17,537
Drama. Romance
Una mañana de invierno un maduro norteamericano y una joven muchacha parisina se encuentran casualmente mientras visitan un piso de alquiler en París. La pasión se apodera de ellos y mantienen relaciones sexuales en el piso vacío. Cuando abandonan el edificio, ambos se ponen de acuerdo para volver a encontrarse allí, en soledad, sin preguntarse ni siquiera sus nombres. (FILMAFFINITY)
5 de julio de 2015
5 de julio de 2015
4 de 6 usuarios han encontrado esta crítica útil
107/15(26/06/15) Muy popular y controvertido film de Bernardo Bertolucci, sobrevalorada cinta, conjuga de modo pretencioso el drama más exacerbado con momentos de sexo muy transgresor para su época, en esto último donde el realizador hace que el valor de obra se eleve por lo alto de su calidad real. He leído a muchos exégetas que dan visiones bastantes peregrinas sobre el complejo subtexto de la historia, como el de enmarcarla en el clima convulsivo del mayo del 68, y el cambio generacional, cuando en la historia no hay mínima mención a estas revueltas. Me queda una historia donde el director nos espeta parte de su ideología reaccionaria-subversiva izquierdista reflejada en la nihilista personalidad del protagonista Paul, un ateo misántropo, que cree en el amor libre, sin ataduras morales, atacando al núcleo familiar y al modus vivendi de nuestra sociedad, su medio es escandalizarnos con un carrusel de secuencias y diálogos muy subidas de tono. El guión es de Bertolucci, Franco Arcalli y Agnès Varda (diálogo adicional), adaptada más tarde como novela de Robert Callejón. El realizador gestó la idea fruto de sus fantasías sexuales <En una ocasión soñé con ver a una hermosa mujer sin nombre en la calle y tener relaciones sexuales con ella sin saber quién era ella".
Bertolucci quiso reflejar una época de cambios, un tiempo de revolución sexual, de liberación femenina, se intenta deconstruir el choque entre generaciones que representan los dos protagonistas, se aborda los muros que nos autoimponemos de incomunicación, se tocan temas como las diferentes visones del amor y el desamor, con su interrelación con el sexo, se exploran diferentes relaciones en pareja, se analizan los ambiguos caminos hacia la felicidad, o más bien si esta existe, todo se profundiza por vías nihilistas, arremetiendo contra la religión, contra el matrimonio, contra nuestra sociedad biempensante, enfocado desde una óptica pesimista y desesperanzada. Bertolucci encuadra el film cual poema afligido, que ahonda en las bajas pasiones, con la miscelánea entre un tipo maduro de vuelta de todo, refleja a una burguesía cansada, desencantada, deprimida, y una joven ingenua, insegura, sugestionable y desorientada, ella refleja a una juventud sin rumbo, a través de ellos dos se hace una descarnada radiografía de la Condición Humana, dos seres perdidos en la inmensidad, que encuentran el sexo sin amarres una salida momentánea a su zozobrante mundo, nos habla de una sociedad degradada que se autodestruye. Todo esto marcado a fuego por una atmósfera cargada de intensa y latente tensión sexual, un drama romántico-perturbador-existencialista, done el núcleo del relato son los encuentros sexuales en el decrépito apartamento, sin muebles, alegoría del vacío de sus vacuas existencias, una singular relación otoñal-primaveral donde prima el sometimiento sexual. Todo esto me queda contado de modo pretencioso, en estructura redundante, reiterativa, con caídas en la bulimia narrativa, en el tedio, solo se sale por el lado morboso de la icónica escena de la mantequilla o la de cortarse las uñas, el resto queda un compendio de algunas buenos momentos que son un oasis en un desierto, se repiten más y más sin apenas avanzar, queda un ritmo lento, si se hubiera recortado metraje habría ganado en una fluidez que divaga. Luego está su premisa inicial, hay que darle patente de corso, que un tipo de mediana edad se encuentre en un piso con una jovencita desconocida y en apenas dos frases estén fornicando, me resulta chirriante y nada creíble, lo que sigue me es estridente desde el enfoque de la mínima credibilidad. Tampoco la elección de Maria Schneider me ha resultado buena, insípida, forzada, inexpresiva, no me la creo, no seduce a la cámara, no emite sensualidad (por lo menos a mí), a lo que se suma su subtrama con su novio Leaud, una caricatura guiñolesca, a la que seguro se le encuentra el significado de que la vida es una comedia, a mi me queda fachendoso, y sus charlas resultan de lo más petulantes y artificiosas, provocando que nos quede lo referido como irreal.
La actriz Maria Schneider quedó marcada por esta interpretación, en 1975 contó referente a la famosa escena de la sodomización <Debería haber llamado a mi agente o tenido pedido que mi abogado viniera, no se puede obligar a alguien a hacer algo que no está en el guión, en ese momento, no sabía eso>. Marlon me dijo que no me preocupase, que era sólo una película, durante la escena, a pesar de que lo que estaba haciendo Marlon no era real, yo estaba llorando lágrimas de verdad. Me sentí humillada y para ser honestos, me sentí un poco violada, tanto por Marlon y como por Bertolucci. Después de la escena, Marlon no me consoló o pidió disculpas. Afortunadamente, hubo solo hubo una toma>. La actriz dijo que hacer este papel fue el gran lamento de su vida, arruinó su vida, llegando a decir de Bertolucci que era un gangster y proxeneta. Marlon Brando no tuvo mejor opinión del realizador, comentando que se sintió violado y manipulado por él, durante 15 años estuvo sin hablarle al director. Bertolucci en 2013, confesó <Tal vez yo era culpable de comportamiento con Maria Schneider, pero no puedo condenarme por ello>.
El film tuvo grandes problemas de distribución por su alto contenido sexual (para la época), en España se prohibió y muchos españoles viajaron a verla a los cines franceses en Biarritz y Perpiñán, en USA generó un gran escándalo, y aún siendo recortadas sus escenas más gráficas fue clasificada X, en UK redujeron la escena de la sodomía. En Italia, tras ser retirado el grito blasfemo de Brando al inicio, fue estrenada el 15 de diciembre de 1972, recaudó una cifra sin precedentes de $ 100,000 en 6 días, una semana más tarde, la policía confiscó todas las copias por orden de un fiscal, quien definió la película como "pornografía egoísta ",... (sigue en spoiler)
Bertolucci quiso reflejar una época de cambios, un tiempo de revolución sexual, de liberación femenina, se intenta deconstruir el choque entre generaciones que representan los dos protagonistas, se aborda los muros que nos autoimponemos de incomunicación, se tocan temas como las diferentes visones del amor y el desamor, con su interrelación con el sexo, se exploran diferentes relaciones en pareja, se analizan los ambiguos caminos hacia la felicidad, o más bien si esta existe, todo se profundiza por vías nihilistas, arremetiendo contra la religión, contra el matrimonio, contra nuestra sociedad biempensante, enfocado desde una óptica pesimista y desesperanzada. Bertolucci encuadra el film cual poema afligido, que ahonda en las bajas pasiones, con la miscelánea entre un tipo maduro de vuelta de todo, refleja a una burguesía cansada, desencantada, deprimida, y una joven ingenua, insegura, sugestionable y desorientada, ella refleja a una juventud sin rumbo, a través de ellos dos se hace una descarnada radiografía de la Condición Humana, dos seres perdidos en la inmensidad, que encuentran el sexo sin amarres una salida momentánea a su zozobrante mundo, nos habla de una sociedad degradada que se autodestruye. Todo esto marcado a fuego por una atmósfera cargada de intensa y latente tensión sexual, un drama romántico-perturbador-existencialista, done el núcleo del relato son los encuentros sexuales en el decrépito apartamento, sin muebles, alegoría del vacío de sus vacuas existencias, una singular relación otoñal-primaveral donde prima el sometimiento sexual. Todo esto me queda contado de modo pretencioso, en estructura redundante, reiterativa, con caídas en la bulimia narrativa, en el tedio, solo se sale por el lado morboso de la icónica escena de la mantequilla o la de cortarse las uñas, el resto queda un compendio de algunas buenos momentos que son un oasis en un desierto, se repiten más y más sin apenas avanzar, queda un ritmo lento, si se hubiera recortado metraje habría ganado en una fluidez que divaga. Luego está su premisa inicial, hay que darle patente de corso, que un tipo de mediana edad se encuentre en un piso con una jovencita desconocida y en apenas dos frases estén fornicando, me resulta chirriante y nada creíble, lo que sigue me es estridente desde el enfoque de la mínima credibilidad. Tampoco la elección de Maria Schneider me ha resultado buena, insípida, forzada, inexpresiva, no me la creo, no seduce a la cámara, no emite sensualidad (por lo menos a mí), a lo que se suma su subtrama con su novio Leaud, una caricatura guiñolesca, a la que seguro se le encuentra el significado de que la vida es una comedia, a mi me queda fachendoso, y sus charlas resultan de lo más petulantes y artificiosas, provocando que nos quede lo referido como irreal.
La actriz Maria Schneider quedó marcada por esta interpretación, en 1975 contó referente a la famosa escena de la sodomización <Debería haber llamado a mi agente o tenido pedido que mi abogado viniera, no se puede obligar a alguien a hacer algo que no está en el guión, en ese momento, no sabía eso>. Marlon me dijo que no me preocupase, que era sólo una película, durante la escena, a pesar de que lo que estaba haciendo Marlon no era real, yo estaba llorando lágrimas de verdad. Me sentí humillada y para ser honestos, me sentí un poco violada, tanto por Marlon y como por Bertolucci. Después de la escena, Marlon no me consoló o pidió disculpas. Afortunadamente, hubo solo hubo una toma>. La actriz dijo que hacer este papel fue el gran lamento de su vida, arruinó su vida, llegando a decir de Bertolucci que era un gangster y proxeneta. Marlon Brando no tuvo mejor opinión del realizador, comentando que se sintió violado y manipulado por él, durante 15 años estuvo sin hablarle al director. Bertolucci en 2013, confesó <Tal vez yo era culpable de comportamiento con Maria Schneider, pero no puedo condenarme por ello>.
El film tuvo grandes problemas de distribución por su alto contenido sexual (para la época), en España se prohibió y muchos españoles viajaron a verla a los cines franceses en Biarritz y Perpiñán, en USA generó un gran escándalo, y aún siendo recortadas sus escenas más gráficas fue clasificada X, en UK redujeron la escena de la sodomía. En Italia, tras ser retirado el grito blasfemo de Brando al inicio, fue estrenada el 15 de diciembre de 1972, recaudó una cifra sin precedentes de $ 100,000 en 6 días, una semana más tarde, la policía confiscó todas las copias por orden de un fiscal, quien definió la película como "pornografía egoísta ",... (sigue en spoiler)
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama. Ver todo
spoiler:
...Bertolucci fue llevado a juicio por obscenidad, el 26 de enero de 1976 por el Tribunal Supremo italiano, condenó todas las copias a ser destruidas, (algunas fueron preservadass por la Biblioteca Nacional de Cine). Bertolucci fue condenado a una sentencia suspendida de 4 meses en la cárcel y tuvo sus derechos civiles revocados por 5 años. La versión original era de 250 minutos, la que se lanzó en DVD en España es de 124, la que yo he visto.
Marlon Brando es el alma del film, cuando él no aparece se le echa en falta, es el sol emocional que ilumina esta pseudofilosófica historia, viva imagen de la frustración, de la tristeza interior, del fracaso, encuentra una válvula de escape a su patética existencia en la relación cuasi-masoquista con una joven, personaje de calado profundo, malhablado, ateo, neurótico, lascivo, misántropo, un arriesgado rol que se mueve con un poderío deslumbrante, con carisma, fuerte personalidad, arrollador. Como acostumbraba últimamente no memorizaba sus frases, ponía notas por diferentes lugares para mientras se movía ir siguiéndolas con improvisación, Bertolucci debía hacer no que aparecieran en pantalla, Brando cobró 250.000 $ y un 10% de los ingresos.
La puesta en escena resulta excelente, un tremendo collage que canaliza adecuadamente el clima inquieto del film, con un gran diseño de producción de Philippe Turlure (“El perfume”), rodándose en una visión deprimente de París, alejada del glamur, empezando por el Pont Bir-Hakeim, o el vetusto edificio en la calle Jules Verne, o el interior del edificio, siendo un protagonista más el apartamento, pero sobre todo destaca la fascinante fotografía de Vittorio Storaro (“Apocalypse Now”), que aporta un lirismo visual muy remarcado, influenciado por la pintura del irlandés Francis Bacon (1909-1992), ya apuntado esto desde los créditos iníciales sobre dos cuadros del irlandés, “Retrato de Lucien Freud” y “Estudio para retrato de Isabel Rawsthorne”, con tonalidades propias de sus obras, naranjas, blancos apagados, rojos, marrones degradados, se inspira en sus descentrados encuadres, en sus perspectivas, en luz tenue, en sus sombras, en sus penumbras, en su luz, en sus decorados caóticos, con uso de grúas, avanti, travellings, primeros ultraexpresivos planos, tomas a través de vidrios o espejos para distorsionar al personaje, o el impresionante contrapicado con que nos presentan al colérico Paul, logrando evocadoras tomas, Berttolucci llevó a Brando a una exposición de Bacon y le mostró los cuadros que aparecen en los créditos principales, y le pidió se inspirase para Paul en las figuras del pintor, en el tormento que transpiraban, en su plasticidad física inherente a su personalidad, y a todo esto se añade la música del saxofonista argentino Gato Barbieri, aportando sensualidad con sus melodías, sus valses y tangos, todo esto sumado provoca en el espectador melancolía y zozobra.
Momentos recordables, alguno ya mencionado: El primer encuentro entre Paul y Jeanne en el piso; El famoso momento de la mantequilla; La incomoda charla que tiene Paul con el amante de su esposa muerta; Cuando Paul pide a Jeanne se corte las uñas de la mano, para que le haga un “análisis de próstata”; El soliviantado monólogo que suelta Paul ante el cuerpo muerto de su esposa; El entre sensual y paternal lavado que hace Paul a Jeanne en la bañera; El alocado baile que despliegan Jeanne y Paul en una sala en la que hay un concurso, alegoría de lo políticamente incorrecto, de los transgresor, coronado por el calvo que Paul espeta a una juez.
En conjunto me queda una petulante propuesta, más escandalosa que buena, parece más preocupado Bertolucci de molestar que de ofrecernos fluidez narrativa, donde lo que más sobresale es un apabullante Marlon Brando. Fuerza y honor!!!
Crítica sesgada por el límite de caracteres, ver íntegra en: http://tomregan.blogspot.com/2015/07/el-ultimo-tango-en-paris.html
Marlon Brando es el alma del film, cuando él no aparece se le echa en falta, es el sol emocional que ilumina esta pseudofilosófica historia, viva imagen de la frustración, de la tristeza interior, del fracaso, encuentra una válvula de escape a su patética existencia en la relación cuasi-masoquista con una joven, personaje de calado profundo, malhablado, ateo, neurótico, lascivo, misántropo, un arriesgado rol que se mueve con un poderío deslumbrante, con carisma, fuerte personalidad, arrollador. Como acostumbraba últimamente no memorizaba sus frases, ponía notas por diferentes lugares para mientras se movía ir siguiéndolas con improvisación, Bertolucci debía hacer no que aparecieran en pantalla, Brando cobró 250.000 $ y un 10% de los ingresos.
La puesta en escena resulta excelente, un tremendo collage que canaliza adecuadamente el clima inquieto del film, con un gran diseño de producción de Philippe Turlure (“El perfume”), rodándose en una visión deprimente de París, alejada del glamur, empezando por el Pont Bir-Hakeim, o el vetusto edificio en la calle Jules Verne, o el interior del edificio, siendo un protagonista más el apartamento, pero sobre todo destaca la fascinante fotografía de Vittorio Storaro (“Apocalypse Now”), que aporta un lirismo visual muy remarcado, influenciado por la pintura del irlandés Francis Bacon (1909-1992), ya apuntado esto desde los créditos iníciales sobre dos cuadros del irlandés, “Retrato de Lucien Freud” y “Estudio para retrato de Isabel Rawsthorne”, con tonalidades propias de sus obras, naranjas, blancos apagados, rojos, marrones degradados, se inspira en sus descentrados encuadres, en sus perspectivas, en luz tenue, en sus sombras, en sus penumbras, en su luz, en sus decorados caóticos, con uso de grúas, avanti, travellings, primeros ultraexpresivos planos, tomas a través de vidrios o espejos para distorsionar al personaje, o el impresionante contrapicado con que nos presentan al colérico Paul, logrando evocadoras tomas, Berttolucci llevó a Brando a una exposición de Bacon y le mostró los cuadros que aparecen en los créditos principales, y le pidió se inspirase para Paul en las figuras del pintor, en el tormento que transpiraban, en su plasticidad física inherente a su personalidad, y a todo esto se añade la música del saxofonista argentino Gato Barbieri, aportando sensualidad con sus melodías, sus valses y tangos, todo esto sumado provoca en el espectador melancolía y zozobra.
Momentos recordables, alguno ya mencionado: El primer encuentro entre Paul y Jeanne en el piso; El famoso momento de la mantequilla; La incomoda charla que tiene Paul con el amante de su esposa muerta; Cuando Paul pide a Jeanne se corte las uñas de la mano, para que le haga un “análisis de próstata”; El soliviantado monólogo que suelta Paul ante el cuerpo muerto de su esposa; El entre sensual y paternal lavado que hace Paul a Jeanne en la bañera; El alocado baile que despliegan Jeanne y Paul en una sala en la que hay un concurso, alegoría de lo políticamente incorrecto, de los transgresor, coronado por el calvo que Paul espeta a una juez.
En conjunto me queda una petulante propuesta, más escandalosa que buena, parece más preocupado Bertolucci de molestar que de ofrecernos fluidez narrativa, donde lo que más sobresale es un apabullante Marlon Brando. Fuerza y honor!!!
Crítica sesgada por el límite de caracteres, ver íntegra en: http://tomregan.blogspot.com/2015/07/el-ultimo-tango-en-paris.html