You must be a loged user to know your affinity with Jimmy Cohle White
Críticas ordenadas por utilidad
Movie added to list
Movie removed from list
An error occurred

6,3
30.031
9
14 de octubre de 2017
14 de octubre de 2017
40 de 56 usuarios han encontrado esta crítica útil
Resumen: Obra maestra del siglo XXI.
Aronofsky ha conseguido que afloren de mí los más primitivos instintos, instintos opuestos, ha aparecido el odio seguido del amor, admiración y autocrítica. Ninguna película antes había conseguido que mi ignorancia, profunda ignorancia, emane de todas mis glándulas sudoríparas y me exponga ante un espejo en el que un “yo” confrontado me señala y me dice: “no tienes ni p… idea de cine, ni p… idea de antropología, ni p…idea de religión y, seguramente, ni p…. idea de Historia”.
Aronofsky me ha demostrado que él es un genio y yo un “cuñado” más que se cree crítico o erudito del cine, y simplemente soy un ingenuo más. Por otro lado, ha vuelto a despertar mi amor por el cine, ese amor que hace que lea y lea páginas en internet en busca del significado de la historia que cuenta, alegoría tras alegoría, detalle técnico tras detalle técnico, simbología, etc… Por fin, una película vuelve a enamorarme como lo hicieron, a su manera, El Padrino, Perdición, El crepúsculo de los Dioses o Pulp fiction. (También debo destacar películas recientes que me despertaron ese “ser primitivo”, como Interstellar u Origen. Nolan, otro adelantado).
Os lo he avisado, Aronofsky me ha generado un trastorno bipolar.
Aronofsky ha conseguido que afloren de mí los más primitivos instintos, instintos opuestos, ha aparecido el odio seguido del amor, admiración y autocrítica. Ninguna película antes había conseguido que mi ignorancia, profunda ignorancia, emane de todas mis glándulas sudoríparas y me exponga ante un espejo en el que un “yo” confrontado me señala y me dice: “no tienes ni p… idea de cine, ni p… idea de antropología, ni p…idea de religión y, seguramente, ni p…. idea de Historia”.
Aronofsky me ha demostrado que él es un genio y yo un “cuñado” más que se cree crítico o erudito del cine, y simplemente soy un ingenuo más. Por otro lado, ha vuelto a despertar mi amor por el cine, ese amor que hace que lea y lea páginas en internet en busca del significado de la historia que cuenta, alegoría tras alegoría, detalle técnico tras detalle técnico, simbología, etc… Por fin, una película vuelve a enamorarme como lo hicieron, a su manera, El Padrino, Perdición, El crepúsculo de los Dioses o Pulp fiction. (También debo destacar películas recientes que me despertaron ese “ser primitivo”, como Interstellar u Origen. Nolan, otro adelantado).
Os lo he avisado, Aronofsky me ha generado un trastorno bipolar.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama. Ver todo
spoiler:
Os presento a mi “yo” inepto, indocumentado, mi “yo” que salió del primer visionado de la película:
“ ¿Se ha gastado 30 millones de dólares en explicar una crisis de pareja?. Se le ha ido la pinza a partir de la primera hora. Está muy bien el mensaje de la mujer, la “madre!” maltratada por el hombre, el artista, el poeta; la mujer que cede todo al hombre y no recibe nada, la mujer invalidada. Pero… ¿por qué ha liado todo este “pitote” para ese argumento tan pobre?.”
Mi “yo” inepto llega a casa, desesperado, huérfano, decepcionado. Decide empezar a leer en Internet y… ¡Zas! Aronofsky me da un guantazo a “rodabrazo” y aparece mi “yo” enamorado del cine, ese que no se siente huérfano, ese que mira al presente del cine con optimismo.
Mi “yo” tras el segundo visionado, el que está escribiendo ahora mismo, el que se ha informado correctamente de todos los mensajes que el “chico judío de Brooklyn” me quería transmitir.
Las 3 alegorías espléndidas que presenta:
1. La madre Tierra defendiendo su Tierra, siendo olvidada por Dios, un Dios igual de bueno que malo para ella y para la humanidad. Una humanidad que destruye el planeta, una humanidad sin amor, sin la “piedra preciosa rota” por el pecado original, una humanidad corroída por la religión, una humanidad que contamina y deteriora la Tierra hasta que esta explota. GENIO NIVEL 1.
2. La Historia de la Tierra contada a través de la religión. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Génesis, Adán, Eva, esa maldita costilla, el Infierno, el pecado original, Caín (con su marca en la frente y todo), Abel, las tablas de la ley, los profetas judeo-cristianos, Noé, el diluvio, Jesucristo, la Pasión, el cuerpo de Cristo, etc… GENIO NIVEL 2.
3. El artista y la mujer detrás de él, el machismo, la importancia de la madre, el ego del hombre. Pura Historia de la humanidad. GENIO NIVEL 3.
Aronofsky nos regala 2 horas de puro arte cinematográfico:
- Dirección: Su manejo de la cámara es sublime, el punto de vista subjetivo de la cámara proporciona el ángulo de visión perfecto para la historia que pretende mostrar. A veces convierte la película con un giro de cámara en un thriller, a veces en una película de terror, otras aparece una romántica, finalmente un drama… La perfección.
- Guión: el maestro de Brooklyn lo escribió en 5 días, o eso dice. No hay mucho más que decir. Consigue contar 3 alegorías y lo sintetiza en 120 minutos sin flojear. ¡Continuidad!, decía el bueno de Billy Wilder.
- Actores: Jennifer Lawrence vuelve a dar una clase magistral. 66 minutos de planos y contraplanos, no duda, no sobreactúa. Sublime. Acompañado de un Bardem que es perfecto para representar ese Demiurgo, bondadoso con los demás, perjudicial para la “Madre”. Mientras tanto, Adán Harris y Eva Pfeiffer muestran la experiencia y las tablas.
- Montaje: sin fallos, desde mi humilde punto de vista. No sobra una escena, los cortes magistrales. Blanqueando la Concepción y el Nacimiento, cortes precisos, historia hilada.
- Sonido: perturbador, sin fisuras. Los últimos 40 minutos llegan a hacer temblar los asientos, sin molestar, pelos de punta y canción final.
- Fotografía, efectos especiales…redondean la obra.
NOTA: La escena del Nacimiento debería pasar a los anales de la Historia. Bardem con la mirada fija, arrastra el sillón, los ojos no muestran debilidad, no muestran amor. Jennifer se impone, le marca su terreno…¡Yo soy su madre! . Colosal.
No le pongo un 10 por una cosa. Por favor, Darren, la próxima vez hazla más tangible, más cercana para humanos débiles, imperfectos como yo. Que no tenga que irme a casa con un disgusto. Dame más pistas.
Mensaje a cinéfilos que la odian:
Por favor, dadle una oportunidad, leed, escuchad sus entrevistas, su “making-of”. Estáis ante una de las pocas obras maestras del XXI.
Voy a tomarme mi dosis de litio por tu culpa, Darren. Y no, el litio no es de color amarillo.
“ ¿Se ha gastado 30 millones de dólares en explicar una crisis de pareja?. Se le ha ido la pinza a partir de la primera hora. Está muy bien el mensaje de la mujer, la “madre!” maltratada por el hombre, el artista, el poeta; la mujer que cede todo al hombre y no recibe nada, la mujer invalidada. Pero… ¿por qué ha liado todo este “pitote” para ese argumento tan pobre?.”
Mi “yo” inepto llega a casa, desesperado, huérfano, decepcionado. Decide empezar a leer en Internet y… ¡Zas! Aronofsky me da un guantazo a “rodabrazo” y aparece mi “yo” enamorado del cine, ese que no se siente huérfano, ese que mira al presente del cine con optimismo.
Mi “yo” tras el segundo visionado, el que está escribiendo ahora mismo, el que se ha informado correctamente de todos los mensajes que el “chico judío de Brooklyn” me quería transmitir.
Las 3 alegorías espléndidas que presenta:
1. La madre Tierra defendiendo su Tierra, siendo olvidada por Dios, un Dios igual de bueno que malo para ella y para la humanidad. Una humanidad que destruye el planeta, una humanidad sin amor, sin la “piedra preciosa rota” por el pecado original, una humanidad corroída por la religión, una humanidad que contamina y deteriora la Tierra hasta que esta explota. GENIO NIVEL 1.
2. La Historia de la Tierra contada a través de la religión. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Génesis, Adán, Eva, esa maldita costilla, el Infierno, el pecado original, Caín (con su marca en la frente y todo), Abel, las tablas de la ley, los profetas judeo-cristianos, Noé, el diluvio, Jesucristo, la Pasión, el cuerpo de Cristo, etc… GENIO NIVEL 2.
3. El artista y la mujer detrás de él, el machismo, la importancia de la madre, el ego del hombre. Pura Historia de la humanidad. GENIO NIVEL 3.
Aronofsky nos regala 2 horas de puro arte cinematográfico:
- Dirección: Su manejo de la cámara es sublime, el punto de vista subjetivo de la cámara proporciona el ángulo de visión perfecto para la historia que pretende mostrar. A veces convierte la película con un giro de cámara en un thriller, a veces en una película de terror, otras aparece una romántica, finalmente un drama… La perfección.
- Guión: el maestro de Brooklyn lo escribió en 5 días, o eso dice. No hay mucho más que decir. Consigue contar 3 alegorías y lo sintetiza en 120 minutos sin flojear. ¡Continuidad!, decía el bueno de Billy Wilder.
- Actores: Jennifer Lawrence vuelve a dar una clase magistral. 66 minutos de planos y contraplanos, no duda, no sobreactúa. Sublime. Acompañado de un Bardem que es perfecto para representar ese Demiurgo, bondadoso con los demás, perjudicial para la “Madre”. Mientras tanto, Adán Harris y Eva Pfeiffer muestran la experiencia y las tablas.
- Montaje: sin fallos, desde mi humilde punto de vista. No sobra una escena, los cortes magistrales. Blanqueando la Concepción y el Nacimiento, cortes precisos, historia hilada.
- Sonido: perturbador, sin fisuras. Los últimos 40 minutos llegan a hacer temblar los asientos, sin molestar, pelos de punta y canción final.
- Fotografía, efectos especiales…redondean la obra.
NOTA: La escena del Nacimiento debería pasar a los anales de la Historia. Bardem con la mirada fija, arrastra el sillón, los ojos no muestran debilidad, no muestran amor. Jennifer se impone, le marca su terreno…¡Yo soy su madre! . Colosal.
No le pongo un 10 por una cosa. Por favor, Darren, la próxima vez hazla más tangible, más cercana para humanos débiles, imperfectos como yo. Que no tenga que irme a casa con un disgusto. Dame más pistas.
Mensaje a cinéfilos que la odian:
Por favor, dadle una oportunidad, leed, escuchad sus entrevistas, su “making-of”. Estáis ante una de las pocas obras maestras del XXI.
Voy a tomarme mi dosis de litio por tu culpa, Darren. Y no, el litio no es de color amarillo.

8,0
75.285
10
13 de octubre de 2019
13 de octubre de 2019
3 de 4 usuarios han encontrado esta crítica útil
Esta no es una reseña de un “groupie” de Joaquin o de un recién salido de la “Fan-Zone” de DC. Esta es una reseña de un cinéfilo que vuelve a enamorarse de otra película, de otra obra de arte.
Pasan los años, pasan los largometrajes y llegas a pensar que puede que no se vuelva a hacer una película que te apasione o te vuelva a encandilar. “¿Y si no vuelven a hacer una obra maestra?”.
Pero no, el arte más completo de todos, el que los aúna a todos en 120 minutos vuelve para cautivarte, apasionarte e, incluso, obsesionarte. Y esto es lo que han conseguido Todd Phillips con sus movimientos de cámara, Joaquin Phoenix con sus escápulas aladas, Lawrence Sher con su dual ambientación y Hildur Gudnadóttir con su chelo islandes anunciando que el mundo se acaba.
Todos estos elementos han creado está honesta obra cuyo leitmotiv ahonda en la dualidad del mundo y de las mentes, que no deja indiferente a algunos y que marca de por vida a otros.
Analicemos qué es lo que convierte a “Joker” en una obra magistral redonda. De esas dos o tres que sólo se dan cada década. Una obra icónica generacional.
DIRECCIÓN y GUIÓN: Todd Phillips
Tras asombrar hace 25 años con el documental “Hated”, hacer “el ganso” con las “Resacón” y defenderse con “War dogs”, Todd, nos deslumbra desde el primer segundo, el primer plano y el primer movimiento de cámara. El director avisa que esto se lo está tomando en serio. Ambicioso y perfeccionista. Equilibrado: sin abusar del plano fijo, del primer plano ni de las secuencias o movimientos. A destacar los planos durante la transformación del personaje, donde explora el alma de Arthur: cenitales, primerísimos planos, cámara lenta… extraordinarios.
Una dirección armónica donde consigue que no se note demasiado que hay un autor detrás, huyendo del onanismo de otros directores, como a mí, personalmente, me gusta. Onanismo del que abusó recientemente Tarantino en “Once upon…”.
El guión es una joya, sin llegar a un alto nivel literario, te atrapa en cada frase, tenso y asfixiante en ocasiones, tierno, romántico, dramático, en otras… Un guión completista altamente cuidado. Todo engrana, no hay puntos débiles, bien montado y contado. Además, tiene los “bemoles” de incluir momentos de humor negro de alta escuela. Valiente.
JOAQUIN PHOENIX
El trabajo de Joaquin, antiguamente “Leaf”, no me sorprende. Es el actor más dotado para el drama de su generación. Su dramático pasado le ayuda pero es puro talento, genes y trabajo. River estaría muy orgulloso.
Lo que en Heath Ledger era explosión, precipicio, acidez y caos, en Joaquin es contención, evolución, bipolaridad y tristeza. Mucha tristeza. Esa capacidad de alternar la inocencia e infantilismo con la esquizofrenia, la determinación y la rabia ¿controlada?. El trabajo corporal desplegado es de actor superdotado, incluyendo dualidad gestual, baile, cambio físico y capacidad de sostener los 120 minutos sobre su espalda sin empalagar y sin sobreactuar.
El personaje de Joaquin progresa y evoluciona, de niño a hombre, es una Transformación. El de Heath está completamente establecido, madurado. Compararlos es un ejercicio vacuo ya que ambas son dos de las actuaciones más dotadas de la Historia del cine, uno en actor principal y otro en secundario. Incomparables.
Me atrevo a decir que sólo hay dos personas capaces de realizar este trabajo hoy en día: una es Joaquin, la otra es Daniel Day-Lewis, y este último está retirado y ya no está para estos trotes esquizoides.
Si os ha gustado su actuación, no dudéis en ver "The Master", donde me atrevería a afirmar que mantiene igual nivel.
FOTOGRAFÍA: Lawrence Sher.
Otro trabajo más que serio. Otra dualidad, alternancia de suciedad y oscuridad, con los colores más cálidos. Cielo e infierno, decadencia y triunfo. Consigue la atmósfera necesaria para cada momento, también sin estridencias pero con gran personalidad. Acompaña el alma del protagonista en todo momento.
MÚSICA
Un chelo es lo único que ha hecho falta para estremecernos. Hildur Gudnadóttir se nutre de “El caballero Oscuro” para imbuirnos en la atmósfera de la ciudad. Nos introduce en el agujero negro del Joker, de Gotham. Potente, intensa, seca, colosal.
Pero volvemos a la dualidad. Del sonido de un chelo al…Rock. ¿Quién ha elegido esta magnífica banda sonora?. Reúne calidad y mensaje.
Cream
“I'll wait in this place where the sun never shines”
Jimmy Durante
“Smile, Though your heart is achin' ”
Jefferson Airplane
“And you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low»
The Animals
“It's a hard world to get a break in”
Y las dos más icónicas elecciones:
“Rock and roll part II” de Gary Glitter
La escena más comercial, polémica como le gusta a los vendedores, y genial. Se funde el talento del director, actor, dir. de fotografía y música en un fantástico minuto que pasará a la Historia.
“That´s Life” de Frank Sinatra.
El paradigma de la dualidad, arriba y abajo. Como convertir una gran canción en una canción icónica del séptimo arte.
“I've been a puppet, a pauper, a pirate
A poet, a pawn and a king
I've been up and down and over and out”.
INFLUENCIAS: Cine dentro del cine
En vez de la negativa palabra de hoy en día “influencia”, llamémoslo mejor “Homenaje”. La Academia habrá quedado encantada.
Tenemos clásicos como Chaplin y Fred Astaire. Pasamos por los 70 en adelante con Taxi Driver, El Rey de la comedia, Blow-out, Alguien voló sobre el nido del cuco… Y llegamos a The Full Monty, El Club de la lucha y El caballero Oscuro.
Una delicia para los cinéfilos.
La inclusión de Robert De Niro también me parece un homenaje al cine. Encaja como un guante, actúa de forma brillante como en los viejos tiempo y enfrenta a dos de los mejores actores de sus generaciones.
Pasan los años, pasan los largometrajes y llegas a pensar que puede que no se vuelva a hacer una película que te apasione o te vuelva a encandilar. “¿Y si no vuelven a hacer una obra maestra?”.
Pero no, el arte más completo de todos, el que los aúna a todos en 120 minutos vuelve para cautivarte, apasionarte e, incluso, obsesionarte. Y esto es lo que han conseguido Todd Phillips con sus movimientos de cámara, Joaquin Phoenix con sus escápulas aladas, Lawrence Sher con su dual ambientación y Hildur Gudnadóttir con su chelo islandes anunciando que el mundo se acaba.
Todos estos elementos han creado está honesta obra cuyo leitmotiv ahonda en la dualidad del mundo y de las mentes, que no deja indiferente a algunos y que marca de por vida a otros.
Analicemos qué es lo que convierte a “Joker” en una obra magistral redonda. De esas dos o tres que sólo se dan cada década. Una obra icónica generacional.
DIRECCIÓN y GUIÓN: Todd Phillips
Tras asombrar hace 25 años con el documental “Hated”, hacer “el ganso” con las “Resacón” y defenderse con “War dogs”, Todd, nos deslumbra desde el primer segundo, el primer plano y el primer movimiento de cámara. El director avisa que esto se lo está tomando en serio. Ambicioso y perfeccionista. Equilibrado: sin abusar del plano fijo, del primer plano ni de las secuencias o movimientos. A destacar los planos durante la transformación del personaje, donde explora el alma de Arthur: cenitales, primerísimos planos, cámara lenta… extraordinarios.
Una dirección armónica donde consigue que no se note demasiado que hay un autor detrás, huyendo del onanismo de otros directores, como a mí, personalmente, me gusta. Onanismo del que abusó recientemente Tarantino en “Once upon…”.
El guión es una joya, sin llegar a un alto nivel literario, te atrapa en cada frase, tenso y asfixiante en ocasiones, tierno, romántico, dramático, en otras… Un guión completista altamente cuidado. Todo engrana, no hay puntos débiles, bien montado y contado. Además, tiene los “bemoles” de incluir momentos de humor negro de alta escuela. Valiente.
JOAQUIN PHOENIX
El trabajo de Joaquin, antiguamente “Leaf”, no me sorprende. Es el actor más dotado para el drama de su generación. Su dramático pasado le ayuda pero es puro talento, genes y trabajo. River estaría muy orgulloso.
Lo que en Heath Ledger era explosión, precipicio, acidez y caos, en Joaquin es contención, evolución, bipolaridad y tristeza. Mucha tristeza. Esa capacidad de alternar la inocencia e infantilismo con la esquizofrenia, la determinación y la rabia ¿controlada?. El trabajo corporal desplegado es de actor superdotado, incluyendo dualidad gestual, baile, cambio físico y capacidad de sostener los 120 minutos sobre su espalda sin empalagar y sin sobreactuar.
El personaje de Joaquin progresa y evoluciona, de niño a hombre, es una Transformación. El de Heath está completamente establecido, madurado. Compararlos es un ejercicio vacuo ya que ambas son dos de las actuaciones más dotadas de la Historia del cine, uno en actor principal y otro en secundario. Incomparables.
Me atrevo a decir que sólo hay dos personas capaces de realizar este trabajo hoy en día: una es Joaquin, la otra es Daniel Day-Lewis, y este último está retirado y ya no está para estos trotes esquizoides.
Si os ha gustado su actuación, no dudéis en ver "The Master", donde me atrevería a afirmar que mantiene igual nivel.
FOTOGRAFÍA: Lawrence Sher.
Otro trabajo más que serio. Otra dualidad, alternancia de suciedad y oscuridad, con los colores más cálidos. Cielo e infierno, decadencia y triunfo. Consigue la atmósfera necesaria para cada momento, también sin estridencias pero con gran personalidad. Acompaña el alma del protagonista en todo momento.
MÚSICA
Un chelo es lo único que ha hecho falta para estremecernos. Hildur Gudnadóttir se nutre de “El caballero Oscuro” para imbuirnos en la atmósfera de la ciudad. Nos introduce en el agujero negro del Joker, de Gotham. Potente, intensa, seca, colosal.
Pero volvemos a la dualidad. Del sonido de un chelo al…Rock. ¿Quién ha elegido esta magnífica banda sonora?. Reúne calidad y mensaje.
Cream
“I'll wait in this place where the sun never shines”
Jimmy Durante
“Smile, Though your heart is achin' ”
Jefferson Airplane
“And you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low»
The Animals
“It's a hard world to get a break in”
Y las dos más icónicas elecciones:
“Rock and roll part II” de Gary Glitter
La escena más comercial, polémica como le gusta a los vendedores, y genial. Se funde el talento del director, actor, dir. de fotografía y música en un fantástico minuto que pasará a la Historia.
“That´s Life” de Frank Sinatra.
El paradigma de la dualidad, arriba y abajo. Como convertir una gran canción en una canción icónica del séptimo arte.
“I've been a puppet, a pauper, a pirate
A poet, a pawn and a king
I've been up and down and over and out”.
INFLUENCIAS: Cine dentro del cine
En vez de la negativa palabra de hoy en día “influencia”, llamémoslo mejor “Homenaje”. La Academia habrá quedado encantada.
Tenemos clásicos como Chaplin y Fred Astaire. Pasamos por los 70 en adelante con Taxi Driver, El Rey de la comedia, Blow-out, Alguien voló sobre el nido del cuco… Y llegamos a The Full Monty, El Club de la lucha y El caballero Oscuro.
Una delicia para los cinéfilos.
La inclusión de Robert De Niro también me parece un homenaje al cine. Encaja como un guante, actúa de forma brillante como en los viejos tiempo y enfrenta a dos de los mejores actores de sus generaciones.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama. Ver todo
spoiler:
EL FINAL
Las mayores críticas provienen de este críptico y dudoso final, pero, ¿qué sería del Joker sin un esquizoide final?.
Me parece un gran cierre para la historia de un payaso esquizofrénico al cual le han suspendido el tratamiento. ¿No creéis?.
Como diría el gran Jepp Gambardella en “La Gran Belleza”: “Es sólo un truco”. No os lo toméis en serio.
Cierre perfecto para una obra maestra que marca el cine del siglo XXI y compite con las mejores del siglo XX.
Las mayores críticas provienen de este críptico y dudoso final, pero, ¿qué sería del Joker sin un esquizoide final?.
Me parece un gran cierre para la historia de un payaso esquizofrénico al cual le han suspendido el tratamiento. ¿No creéis?.
Como diría el gran Jepp Gambardella en “La Gran Belleza”: “Es sólo un truco”. No os lo toméis en serio.
Cierre perfecto para una obra maestra que marca el cine del siglo XXI y compite con las mejores del siglo XX.

2,8
72
6
5 de mayo de 2018
5 de mayo de 2018
7 de 22 usuarios han encontrado esta crítica útil
Habrá personas que vean esta película y piensen que adolece de carencias importantes. Esas personas no conocen la historia detrás de la misma (una pena que no se distribuya en más ciudades):
Es una película rodada por un director novel, durante el Festival de Málaga (pocos días), sin tiempo y sin dinero. Cualquier movimiento en falso podría acabar con cualquier escena. Es el colmo del director llevado al máximo. Podréis ver como comparte cartelera en esos pocos cines donde se distribuye con Los Vengadores. Seguramente habréis elegido la megaproducción y os habréis perdido el cine dentro del cine, cómo se realiza una buena película sin presupuesto, como un director jóven se abre paso en este endiablado mundo, como unos actores luchan contra luz, viento, ruido y la temida improvisación y, finalmente, como una productora va creciendo desde la nada.
Scorsese comenzó con un corto de una cuchilla de afeitar, Spielberg con una "road-trip" de una pareja desconocida, Kubrick con una historia de un boxeador que intentó que nadie volviera a ver.... Estos son los primeros pasos de un director y una productora con un futuro brillante.
Llamadme romántico, pero aquí está el cine puro y en Los Vengadores... la parafernalia palomitera. Y sí, ambos son necesarios.
Es una película rodada por un director novel, durante el Festival de Málaga (pocos días), sin tiempo y sin dinero. Cualquier movimiento en falso podría acabar con cualquier escena. Es el colmo del director llevado al máximo. Podréis ver como comparte cartelera en esos pocos cines donde se distribuye con Los Vengadores. Seguramente habréis elegido la megaproducción y os habréis perdido el cine dentro del cine, cómo se realiza una buena película sin presupuesto, como un director jóven se abre paso en este endiablado mundo, como unos actores luchan contra luz, viento, ruido y la temida improvisación y, finalmente, como una productora va creciendo desde la nada.
Scorsese comenzó con un corto de una cuchilla de afeitar, Spielberg con una "road-trip" de una pareja desconocida, Kubrick con una historia de un boxeador que intentó que nadie volviera a ver.... Estos son los primeros pasos de un director y una productora con un futuro brillante.
Llamadme romántico, pero aquí está el cine puro y en Los Vengadores... la parafernalia palomitera. Y sí, ambos son necesarios.
Más sobre Jimmy Cohle White
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here